更新於 2024/07/10閱讀時間約 9 分鐘

《在水中》:失焦與真實

本文在於今年二月在《釀電影》雜誌中發表。


當洪常秀(홍상수)的最新作品《在水中》(2023,in water)於柏林影展邂逅單元中以幾乎全片失焦的畫面展示於眾人眼前時,不僅嚇傻了所有觀眾,也激怒了許多影評和媒體。作為洪常秀的第 29 部長片,本片描寫一個年輕男演員首次擔任導演,邀請兩位朋友一起到濟洲島上創作的故事,而這一切全都在失去對焦的模糊畫面中進行。在我看來,《在水中》顯然是一部帶有挑釁意味與實驗性質的電影,而它的失焦除了作為一種作者風格之外,至少還有以下三種意涵:


(一)對於過往電影精緻畫面的抗拒:本片看似以失焦作為形式上的賣點,實則是以形式抵銷形式,否定了過去創作者對於影像形式的追求,讓觀眾更聚焦在文本內容上。


(二)對於肖像攝影及寫實主義傳統的反動:百年來電影所不斷追求的影像「真實」感,於本片是反其道而行,透過失焦鏡頭反問——畫面的清晰是否真的能幫助反映真實?


(三)關於影像紀錄與真實的反思:透過本片與匈牙利導演內梅什・拉斯洛(Nemes László)之作品《索爾之子》(2015,Saul fia)的焦點選擇,討論真實是否可以被影像捕獲,以及關於影像與真實之間複雜的辯證關係。


本文期望透過討論失焦影像在《在水中》的意義,思考其對於作者創作與反映「真實」概念的作用。


從影像風格到一場電影實驗

觀察洪常秀的創作軌跡,他近幾年的作品都具有高度自傳性,文本也與他個人的私人生活、感情狀況有密切關係。就這層意義上,片中使用失焦影像的契機或許也能從他的生活經驗中找到。筆者大致推出可能的原由有二:


其一,洪常秀在 2023 年的坎城影展《𝙸𝚗 𝙾𝚞𝚛 𝙳𝚊𝚢》映後座談時透露,他近兩年罹患了眼疾。我們可以猜想,或許是眼疾所帶來的不便,給予他在本片鏡頭運用的創作靈感——亦即,《在水中》的世界,或許就是洪常秀眼裡的世界。


其二,在劇情上,《在水中》是一部描寫一群年輕學生拍攝短片之過程的後設電影。片中的迷你劇組事實上也展演出洪常秀拍電影時的習慣:一種低預算的、小規模劇組的、無劇本的拍攝模式,而失焦手法所帶來的視覺模糊效果,也正呼應了他的創作過程:在成品出來之前,一切的創作都彷彿失焦鏡頭裡的世界,朦朧且懸而未決。


不過,以上如「迷茫的創作心境」、「眼疾的視覺限制」這類的說法,或是一些影評以「印象派」作為本片的風格論述,都只能為「失焦」提供一個方便的解釋,還不足以說明其帶給觀者的視覺感受。我們應當再深入一步,跳脫「失焦作為一種形式上的靈感或表意實踐」的思維,而是思考「失焦」這個大膽又富含挑釁意味的手法背後,是否存在著某種激進的實驗概念?


筆者認為,失焦本身看似是一種形式上的創新,但失焦本身卻正好否定了過往創作者對於影像形式的追求——我們可以說此片正是以形式抵銷形式的方法,使作品回歸到更為純粹的内容創作。


亦即,失焦畫面是對「精緻畫面」的抵制:取消了鏡頭運動、場面調度、視覺特效的形式,也斷然拒絕了當今電影所追求的高畫質影像。綜觀影史,各式各樣的拍攝器材、五花八門的拍攝技法,以及影廳的放映設備等,都隨著科技進展不斷更新,其目的都在追求「更為精緻的畫面」,這不僅僅是創作者的追求,也是各大戲院吸引更多觀眾的手段。


在我看來,《在水中》正是以失焦鏡頭作為一種抵抗,它向觀眾提出質疑:電影的本質為何?在連畫面都看不清楚的情況下,電影依然有成立的可能嗎?在昏暗的電影院裡,在一雙雙期待的眼眸之中,失焦的畫面彷彿拒絕了打自電影降生,百年以來觀眾的窺淫慾。


影像無法表述的現實

「拍攝人即是侵犯人,」蘇珊.桑塔格(Susan Sontag)在批評名作《論攝影》(1977,On Photography)中寫道,「把他們視作他們從未把自己視作的樣子,了解他們對自己從不了解的事情。」當攝影機運作被視為現實之紀錄的同時,我們也該注意到攝影作為一種權力的技術,它以一種「被決定」的視角,讓被攝物成為沒有話語權的客體。如果我們把攝影(或是錄影)視為攝影者對被攝者以單一視角下定義的過程,那麼《在水中》的失焦手段,或許正是針對攝影的內部機制作出的反抗。失焦的影像消解了過往電影對於觀眾視點的控制,人物的細節(不論是演員的眼神、臉部表情、肢體動作)也在模糊的畫面中被抹去,我們看見的不再是角色的肖像攝影,而是一個個模糊的團塊——電影不再替觀眾定義角色的本質,因為角色的本質是無可被定義和紀錄的。


當洪常秀以失焦宣示其對於精緻影像形式的棄絕的同時,並不表示電影就回歸到了寫實主義。反而是透過此片對寫實主義提出質疑:現實真的可以被紀錄嗎?


一般而言,「寫實主義」是一組被認為精準再現自然、現實的風格或慣例,為人所知的例子有文藝復興時期興起的透視法,而當攝影技術被發明後,影像又成了「再現真實」的代名詞。不過鮮少有人考慮到,在不同的文化脈絡底下,每一個人所理解的「現實」都不盡相同。


「我們希望相信我們生活在同一個現實裡,但現實永遠無法被捕獲。」洪常秀在一次訪談之中說道,由此看來,《在水中》並無意向寫實主義或形式主義任何一方靠攏,它同時抵制兩者。


因此,失焦的做法為的並非是將現實抽象化,我們應該理解成影像對真實的描述從來就是詞不達意的。亦即,電影從來就無法代表「真實」,它僅僅能作為現實世界的片面複製。既然真實是一個永遠無法靠著言語或符號抵達的彼岸,片中的失焦所自帶的反身性特質,便是透過主動讓畫面模糊,乾脆地承認真實之不可描述性。


但是,既然真實是不可描述的,我們是否可以說《在水中》是一部放棄描繪真實的虛偽之作?我想答案是否定的。片中的失焦模糊可以被看作是一種「影像語言的詩化」:即失焦鏡頭並非放棄描繪真實,而是和真實保持距離,與其所拍攝的客體之間保留了一層「語帶保留的空間」。於是電影不再嘗試傳遞訊息,而是讓訊息留存在電影內部,而不蔓延至觀眾——失焦制止了電影符號把現實簡化的可能,將現實保留在這層薄霧之中。


失焦作為一種創作策略

談到失焦手法在電影中的使用,我們也可以談談《索爾之子》。該片劇情圍繞在奧森威辛集中營裡的囚犯分遣隊成員索爾,想替死去男孩舉辦猶太葬禮的故事。在場面調度上,導演安排了非常多的跟拍鏡頭(或許和導演師承貝拉・塔爾〔Béla Tarr〕有關),並對焦在索爾背上,而背景是失焦的。仔細一看,集中營的苦難不總是在那被虛化的背景中被執行嗎?顯然在面對像奧森威辛集中營這樣超越人類普遍能理解的災難事件,導演亦使用了失焦的手法來承認苦難真實之不可描述性。


法國哲學家兼藝術史學家喬治・迪迪.胡伯曼(Georges Didi-Huberman)在〈走出黑暗:寫給《索爾之子》〉(2019)中讚揚道,《索爾之子》在面對大屠殺的夢魘時,並未陷入狄奧多・阿多諾(Theodor W. Adorno)所謂的「完美的黑」那樣的無力與沉默當中,反而「既沒有選擇激進的黑暗,也沒有選擇激進的沉默」。


「《索爾之子》在視覺上透過對焦距和景深的獨特處理挑戰了傳統現實主義,考慮到現象學層面和集中營脈絡下僅存短時間和短距離的觀看視角。」胡伯曼認為,正是透過失焦的手法,導演得以既不陷入對苦難無力的描述,也不致陷入藝術面對災厄的沉默之中。


在我看來,不論是《在水中》的全畫面失焦或是《索爾之子》的背景虛化,失焦都展現了一種態度:它們坦承現實難以被描述,卻也承認現實之存在。只不過在《索爾之子》中,僅有集中營的噩夢被當作影像所無法描摹的真實,而《在水中》則是將失焦推到極致,表明不僅是災厄之真實,連日常之真實也無法被影像捕獲。觀看《在水中》時,觀眾不知道所謂「真實」的清楚樣貌究竟為何,但看著一顆又一顆的失焦鏡頭時,我們卻能越發清晰地意識到,真實「在那裡」,在電影的深處,在洪常秀拿著攝影機的那個遙遠時空;我們可以了解他所見到的那種真實,只是隨著攝影機的記錄與檔案多次的轉換和複製,時間與空間的更迭彷彿在真實之上染上一層薄膜。因此,我們只能看見模糊的畫面。


終極意義上,失焦鏡頭也是對機械複製時代的反思,在靈光被扼殺的瞬間,畫面不再光鮮亮麗,它化作一攤遮擋視線的水,隔絕我們將影像誤認為真實的可能。


結論

《在水中》的大膽嘗試不僅突破了觀眾的期待視域,也勾起了創作、影像、真實之間的辯證。本文就失焦的手法在《在水中》裡的意義進行討論,並對其在影像創作與真實的反思方面進行分析。首先,失焦的手法不該被當作是一種作者風格,它更像是一場電影實驗,是對精緻傳統(容我借用電影筆記派的用詞)的抵制,它取消了過去創作者對於畫面形式的追求,成為抵銷形式的形式,使觀眾更加專注於文本內容。其次,失焦是對肖像攝影和寫實主義傳統的反動,它提出影像在紀錄現實時的侷限性,並對攝影機本身的機械原理提出內部質疑。最後,我們透過《在水中》的全畫面失焦與《索爾之子》的焦點選擇,討論關於影像與真實之間的複雜關係,我們瞭解到這兩部片如何做到既不讓真實淪為影像無力的描摹,卻又同時面對真實之存在。


「我的電影不是與現實生活平行的存在,我要做的是跟隨離弦之箭射向現實生活,並在最後一刻阻止它。」


《在水中》有一段劇情是這樣的:劇中的導演向夥伴分享他想創作的故事——海邊遊客漫無目的地遊覽,海灘上一個撿垃圾的女人吸引了男主角的注意,於是男主角走向女人攀談,並漸漸對她產生好感,但不久後女人開始疏遠他,男主角只能傷心地走向大海。我想這段劇情正好呼應了在《在水中》的失焦手法與「真實」的辯證關係:「真實」是只可遠觀而不可褻玩的。


分享至
成為作者繼續創作的動力吧!
© 2024 vocus All rights reserved.